22/11/24

Hannu Väisänen @ Galerie Forsblom, Helsinki - "Rose Window" Exhibition

Hannu Väisänen: Rose Window
Galerie Forsblom, Helsinki
November 29, 2024 – January 12, 2025

A compositional scheme structured around an off-center circle is the uniting feature of the paintings in Hannu Väisänen’s latest exhibition. The artist describes his new works using the term tondo, which refers to a circular painting or relief. Tondi was popular, especially in high Renaissance painting, but Hannu Väisänen draws his inspiration from a very different source. Circular compositions have grown familiar to him through his many years of painting and decorating plates and bowls. He finds the round form inspiring, especially as plates are not intended to be viewed from any specific direction: they are always viewed in the round. In this new series of paintings, Hannu Väisänen rotated each piece several times during the painting process to decide which would be top and bottom. Although each tondo is sketched many times on paper before being transferred to canvas, Hannu Väisänen consciously avoids creating perfect circles drawn with a compass.

Hannu Väisänen’s paintings refer indirectly to nature, their shapes and colors drawing inspiration from coral reefs, mossy surfaces, the belly skin of a stingray, or the tail a peacock spider performing a courtship dance. Although his compositions are rooted in nature and its wondrous details, his paintings are never purely representational. Instead, they consciously blur the line between the abstract and the figurative. With circular compositions constituting a leitmotif in his new series of paintings, it seemed only natural for Hannu Väisänen to also include paintings of rose windows found in cathedral façades. Hannu Väisänen originally sketched the rose windows at Rouen Cathedral, which is famous for its flamboyant Gothic façade, a subject also interpreted by many Impressionists.

Hannu Väisänen (b.1951) is a multi-talented artist who moves fluently between working as a visual artist, writer, stage designer, costume designer, director and illustrator. His work is found in numerous Finnish public collections, and he has created public artworks on commission for clients, including the Finnish National Opera, Kontula Church, and Oulu Cathedral. The multi-award-winning artist is the recipient of the State Prize for Visual Arts, the Finlandia Prize for Literature in 2007, and the State Prize for Literature in 2015. Hannu Väisänen lives and works in the southwest of France.

GALERIE FORSBLOM
Yrjönkatu 22, 00120 Helsinki

Olafur Eliasson @ MOCA, Los Angeles - "OPEN" Exhibition

Olafur Eliasson: OPEN
MOCA, Los Angeles
September 15, 2024 – July 6, 2025

OLAFUR ELIASSON
Kaleidoscope for plural perspectives, 2024 
Installation view: Studio Olafur Eliasson, Berlin 
Photo: Henri Lacoste | Studio Olafur Eliasson 
Courtesy of the artist, Tanya Bonakdar Gallery, 
New York/Los Angeles; neugerriemschneider, Berlin
© 2024 Olafur Eliasson

The Museum of Contemporary Art (MOCA) presents Olafur Eliasson: OPEN at The Geffen Contemporary at MOCA. The first major solo exhibition of the Icelandic-Danish artist Olafur Eliasson (b. 1967, Copenhagen; lives and works in Berlin) in Los Angeles. Continuing Eliasson’s career-long exploration of light and color, geometry, and environmental awareness, Olafur Eliasson: OPEN presents a series of site-specific installations responding to MOCA Geffen’s building and the atmospheric conditions of Los Angeles.

Olafur Eliasson: OPEN features over a dozen works commissioned for MOCA, along with a selection of recent works organized around the artist’sresearch on perception, optical devices, physics and natural phenomena, navigational instruments, and color experimentation. Olafur Eliasson draws attention to the relativity of our perception and challenges habitual ways of seeing and experiencing the world. The exhibition is informed by the artist’s belief in the potential of inconclusiveness—the idea that every artwork contains an aspect that is radically open.
“Olafur Eliasson’s work is an invitation to explore, reconsider, and co-produce our relationship with the world around us,” said Johanna Burton, The Maurice Marciano Director. “His innovative use of light, color, and space transforms the familiar into the ephemerally extraordinary, encouraging a deeper engagement with the environment and our perceptions of it. This exhibition is a natural extension of MOCA’s commitment to environmental programming, as seen in our ongoing presentations and initiatives focused on climate change and sustainability.”

“In this ambitious project, Eliasson taps into the legacies of artists intimately tied to Los Angeles and MOCA’s rich history of experimentation and innovation," said José Luis Blondet. "From Michael Asher’s site-specific interventions, to Maria Nordman’s exploration of space and time, to Robert Irwin’s perceptual experiments with light and space and James Turrell’s pioneering work in the use of light as a medium.”

“Eliasson is an artist of singular vision who combines scientific levels of precision with a poetic sensibility about the metaphysics of perception,” says co-curator Rebecca Lowery. “His deep engagement with the specific architectural setting of The Geffen Contemporary will animate this beloved building in new ways for first-time and long-time visitors alike.”
OPEN is conceived as a number of fluid experiences staged in the vast industrial spaces of The Geffen Contemporary. The exhibition’s central gallery becomes a point of departure and return, welcoming visitors to meander throughout the museum as they interact with various optical devices that refract and reframe the building and its environments. OPEN offers unique explorations of light, perception, and interaction with the environment.

OLAFUR ELIASSON

The works of artist Olafur Eliasson (Icelandic-Danish, b. 1967) explore the relevance of art in the world at large. Since 1997, his wide-ranging solo shows—featuring installations, paintings, sculptures, photography, and film—have appeared in major museums around the globe. In 2003, he represented Denmark at the 50th Venice Biennale and later that year installed The weather project in Tate Modern’s Turbine Hall, London. Take your time: Olafur Eliasson, a survey exhibition organized by SFMOMA, traveled from 2007 until 2010 to various venues, including the Museum of Modern Art, New York. In 2018, the site-specific installation Reality projector transformed the Marciano Foundation in Los Angeles. Exhibitions in 2024 include Senin beklenmeidk karşılaman (Your unexpected encounter) at Istanbul Modern and Your curious journey, at Singapore Art Museum (SAM) and travel to Auckland Art Gallery Toi o Tāmaki, New Zealand; Taipei Fine Arts Museum, Taiwan; Museum MACAN, Jakarta, Indonesia; and conclude at the Museum of Contemporary Art and Design, Manila, the Philippines.

Eliasson’s projects in public spaces include The New York City Waterfalls, 2008; Fjordenhus, Vejle, Denmark, 2018; Ice Watch, 2014; Seeing spheres, 2019, in San Francisco; and Atmospheric wave wall, 2020, in Chicago. Harpa Reykjavik Concert Hall and Conference Centre, 2011, for which Olafur Eliasson created the facades in collaboration with Henning Larsen Architects, won the Mies van der Rohe Award in 2013.

In 2012, Olafur Eliasson started the social business Little Sun, and in 2014, he and Sebastian Behmann founded Studio Other Spaces, an office for art and architecture. In 2019, Eliasson was named UNDP Goodwill Ambassador for climate action. In 2023, he received the Praemium Imperiale from the Japanese imperial family for outstanding contributions to the development, promotion, and progress of the arts.

Located in Berlin, Studio Olafur Eliasson comprises a large team of crafts people, architects, archivists, researchers, administrators, cooks, art historians, and specialized technicians.

Olafur Eliasson: OPEN is part of the landmark Getty initiative PST ART: Art & Science Collide and is organized by José Luis Blondet, Senior Curator, and Rebecca Lowery, Associate Curator, with Emilia Nicholson-Fajardo, Curatorial Assistant, and Anastasia Kahn, former Curatorial Assistant. 

Museum of Contemporary Art - MOCA
The Geffen Contemporary at MOCA
152 North Central Avenue, Los Angeles, CA 90012

Kristina Riska @ Galerie Forsblom, Helsinki - "Uncertainties" Exhibition

Kristina Riska: Uncertainties
Galerie Forsblom, Helsinki
November 29, 2024 – January 12, 2025

Kristina Riska’s artistic process harnesses both the delicate malleability and the willful nature of clay. The artist describes herself as battling her material, attempting to achieve the impossible, which is why she was unsure until the last minute before the show’s opening how many of her sculptures would survive intact. When working with clay, one must humble oneself before the material – clay insists upon writing its own narrative. Its size and shape are transformed during firing in the kiln, as are the textures and colors imparted by glazes, thus conferring a key role to chance in the birthing process of ceramic art.

As an entirely new feature in Riska’s art, many of her recent sculptures are propped on struts, some resembling Japanese wooden geta sandals, others rounder like wheels or pompoms. By resting her sculptures on inbuilt pedestals, Kristina Riska has freed up wholly new avenues of expression in her construction of form. Each sculpture tells its own mini-story, and the titles hint at the underlying meanings in subtle, oblique ways. Instead of having a clear uniting theme, the sculptures in this exhibition were created intuitively, in states of mind ranging from joy to sorrow. They are richly diverse in style, yet each one has a counterpart or companion piece with which it engages in dialogue, creating cohesion within the exhibition.

Working with clay is just as inspiring to Kristina Riska today as it was forty years ago. She describes it as a huge privilege and gift. At the heart of her process is her desire to distill her craft to its purest essence – to strip everything down to the essentials and achieve total integrity of expression. While immersed in a project, she avoids looking at the work of other artists and strives to concentrate purely on her own creative process.

Kristina Riska (b. 1960) is one of Finland’s most internationally renowned ceramic artists. Her studio is based on the premises of the Arabia Art Department Society in Helsinki. She has won international awards and has exhibited her work everywhere, from the United States to Denmark and Japan. Her sculptures are held in numerous international private collections, as well as the collections of the Saastamoinen Foundation and the Finnish and Swedish governments.

GALERIE FORSBLOM
Yrjönkatu 22, 00120 Helsinki

21/11/24

Daniel Turner / Compresseur @ MACS, Grand Hornu, Hornu, Belgique/Belgium - Exposition/Exhibition - En Français/In English

Daniel Turner / Compresseur
MACS, Grand Hornu, Hornu, Belgique
15 décembre 2024 - 6 avril 2025

Scroll down for English Version

« Le fondement de mon travail est archéologique. C’est l’idée de localiser un lieu, d’aller dans ce lieu puis de le creuser. Quand je parle de ce processus de travail, j’utilise le mot « creuser » car, d’une certaine manière, je travaille comme un mineur amateur : localiser les matériaux, creuser pour chercher ces matériaux, extraire ces matériaux. » -- Daniel Turner en conversation avec Denis Gielen, New York, mai 2024

DANIEL TURNER
Compresseur, 2024
Extract from the film, 34’08’’
© Daniel Turner

DANIEL TURNER 
Three Sites, Kunsthalle Basel, 2022
Installation view: (Holdenweid) Burnish 1, 2022
© Daniel Turner
Photo © Philipp Hänger / Kunsthalle Basel

Daniel Turner, né en 1983 et installé à New York, a consacré les dix dernières années de sa carrière à la récupération et réappropriation d’infrastructures diverses. Il prélève sur des sites spécifiques des matériaux, des équipements et des résidus laissés par les personnes qui les ont occupés, qu’il transforme pour invoquer « l’esprit du lieu ». Pour sa première exposition muséale en Belgique, Daniel Turner s’est intéressé à un site particulièrement symbolique : l’ancienne prison de la commune bruxelloise de Forest.

DANIEL TURNER
(de Forest) Radiator Bar, 2024.
Iron sourced from Prison de Forest, 7 x 144 x 4 in.
© Daniel Turner
Photo © Philippe De Gobert

A la suite de sa fermeture en 2022, Daniel Turner a entrepris de documenter la prison, réalisant des enregistrements sur le terrain et collectant divers matériaux en résonance avec l’atmosphère carcérale. Des objets utilitaires de la prison – tels que des matelas en mousse, des poignées de porte, des rideaux et des néons – ont été soumis à des traitements chimiques ou mécaniques de diverses intensités. Les radiateurs en fonte, autrefois vecteurs d’énergie et sources de chaleur, ont été fondus et transformés en formes solides et minimalistes.

L’oeuvre de Daniel Turner nous invite à réfléchir sur l’influence des environnements sur nos expériences. À travers des distillations matérielles qui transposent à la fois le lieu et sa matérialité, Turner éveille des réactions psychologiques vives, tout en faisant preuve d’une grande économie de moyens.

Portrait of DANIEL TURNER
Photo © Aurélien Arbet

DANIEL TURNER

Daniel Turner, né en 1983 à Portsmouth, en Virginie, vit actuellement à New York (États-Unis). L’artiste a participé à de nombreuses expositions institutionnelles, notamment à la Chinati Foundation, à Marfa (Texas, États-Unis) ; à la Kunsthalle Basel, à Bâle (Suisse) ; au Kunstmuseen Krefeld, à Krefeld (Allemagne) ; au Museum Dhondt-Dhaenens, à Deurle (Belgique), au Pinchuk Art Centre, à Kiev (Ukraine) ; aux Museen Haus Esters und Haus Lange, à Krefeld (Allemagne) ; au Kunstmuseum Thun, à Thun (Suisse) ; au Palais de Tokyo, à Paris (France) ; Muzeul de Arta Cluj-Napoca, Roumanie ; Confort Moderne, Poitiers, France ; Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle, Varsovie, Pologne ; Galerie im Taxispalais, Innsbruck, Autriche ; Mori Art Museum, Tokyo, Japon ; Musée d’Art Moderne de Paris, Paris, France ; et The Maria Leuff Foundation à New York. Les oeuvres de Turner sont présentes dans des collections privées et publiques, parmi lesquelles le S.M.A.K. de Gand, le Kunstmuseum de Bâle, le Centre Pompidou-Paris, le FRAC Bretagne, l’ICA de Miami, le Musée des Arts Contemporains au Grand-Hornu et bien d’autres.

ENGLISH VERSION

Daniel Turner / Compresseur
MACS, Grand-Hornu, Hornu, Belgium
December 15, 2024 - April 6, 2025

‘‘The basis of my practice is archaeological. This idea of locating a site and then going into the site and mining the site. When I speak about that work in the process, I speak in terms of “mining” because in a sense, I’m working as an amateur miner: locating materials, digging for materials, extracting the materials.” --Daniel Turner in conversation with Denis Gielen, New York, May 2024.
Daniel Turner, born in 1983 and based in New York, has spent the past decade of his career focused on salvaging infrastructures. From selected sites, Turner extracts materials, fixtures, and remnants left behind by former occupants, which he then transforms to evoke the «spirit of the place.» For his first museum exhibition in Belgium, Turner has chosen an especially evocative site: the former prison in the Brussels municipality of Forest.

Following its closure in 2022, Turner extensively documented the prison, conducted field recordings, and removed various materials that resonated with the impressions evoked by the carceral environment. Objects of utility sourced from the prison—such as foam sleeping pads, door handles, curtains, and fluorescent bulbs—have been chemically or mechanically processed to varying degrees. Iron radiators, once vectors of energy and sources of heat, were melted down and milled into solid, minimal forms.

Turner’s work invites the viewer to consider how environments shape our experiences. Through material distillations that transpose both place and materiality, Turner evokes psychological responses with a stark economy of means.

DANIEL TURNER was born in 1983 in Portsmouth, Virginia and currently lives and works in New York (USA). The artist has participated in institutional exhibitions including; The Chinati Foundation, Marfa Texas; Kunsthalle Basel, Basel Switzerland; Kunstmuseen Krefeld, Krefeld Germany; Museum Dhondt-Dhaenens, Deurle Belgium; Pinchuk Art Centre, Kiev Ukraine; Museen Haus Esters und Haus Lange, Krefeld Germany; Kunstmuseum Thun, Thun Switzerland, Palais de Tokyo, Paris France; Muzeul de Arta Cluj-Napoca, Cluj România; Confort Moderne, Poitiers, France; the Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle, Warsaw Poland; Galerie im Taxispalais, Innsbruck Austria; the Mori Art Museum, Tokyo Japan; the Musée d’Art Moderne de Paris, Paris France; and The Maria Leuff Foundation in New York. Daniel Turner’s works are held in private and public collections including; S.M.A.K. Ghent, Kunstmuseum Basel, Centre Pompidou, le FRAC Bretagne, ICA Miami, Musée des Arts Contemporains, Grand-Hornu amongst others.

MACS
Musée des Arts Contemporains
Site du Grand-Hornu
Rue Sainte-Louise, 82, B-7301 Hornu

19/11/24

Artist Kristo Saarikoski @ Galerie Forsblom, Helsinki - "Wishing Well" Exhibition

Kristo Saarikoski: Wishing Well
Galerie Forsblom, Helsinki
November 29, 2024 – January 12, 2025

Certain desires are so deeply personal and fragile that they are difficult to share with others. The title of Kristo Saarikoski’s exhibition, Wishing Well, meditates on this very human form of vulnerability that exists within all of us – a side we rarely reveal to outsiders. Throwing a coin into a wishing well is a beautiful metaphorical gesture symbolizing the sharing of something intimately personal, like whispering a secret into the ear of a dear friend. We all have hopes and dreams – they form our inner core, a core shaped by life experiences that are built layer upon layer over passing years, planting the seeds of desires that express both our hopes for the future and aspects of the past we wish to leave behind.

One of the themes explored by Kristo Saarikoski is the dream of parenthood. As painting is an idiom that is fundamentally untranslatable into words, how can something like a parent’s desire to protect their child be expressed in the language of brushstrokes? Kristo Saarikoski paints intuitively, without any preliminary sketching. The process might begin with a color or combination of hues from which the rest of the composition unfolds spontaneously. The artist rotates his canvas many times during the painting process, searching for clues that lead him toward the final form. All his paintings are characterized by monochromatic areas contained within the larger composition as perspective-defying spaces.

Icon painting traditions are another underlying source of inspiration in Kristo Saarikoski’s work. After taking icon painting classes, the artist noticed that his paintings had changed: they now carry deeper meanings beyond just aesthetic concerns. Some of his paintings employ the strappo (detachment) technique, which literally involves the removal of pigment-bearing layers from a wall painting and transferring them to canvas.

Kristo Saarikoski (b. 1992) graduated from the Free Art School in Helsinki in 2024. He has had several solo and group exhibitions in Finland. His work is held in the HUS Collection, the Pentti Sären Collection and the Finnish Artists' Association Collection. The artist lives and works in Helsinki.

GALERIE FORSBLOM
Yrjönkatu 22, 00120 Helsinki

Nancy Elizabeth Prophet @ Brooklyn Museum - "I Will Not Bend an Inch" Retrospective Exhibition

Nancy Elizabeth Prophet 
I Will Not Bend an Inch
Brooklyn Museum
March 14 - July 13, 2025 

NANCY ELIZABETH PROPHET
Youth (Head in Wood), ca. 1930 
Wood 
Brooklyn Museum, 
Brooklyn Museum Fund for African American Art 
in honor of Saundra Williams-Cornwell, 2014.3. 
Photo: Brooklyn Museum

The retrospective exhibition Nancy Elizabeth Prophet: I Will Not Bend an Inch honors the work and legacy of Nancy Elizabeth Prophet (American, 1890–1960), an underrecognized sculptor best known for her work in Paris during the interwar years. Organized by and first shown at the RISD Museum, this concise survey features twenty works, including sculptures in wood and marble, polychrome wood reliefs, watercolors, and documentation of archival materials and lost or destroyed work. The exhibition is presented across two galleries of the Sackler Center for Feminist Art. The first gallery offers a close look at this artist’s small existing but remarkable output, while the second gallery provides insight into the artist’s life and studio practice. In addition, the exhibition features a collaborative film project titled Conspiracy (2022), made by artist Simone Leigh and artist and filmmaker Madeleine Hunt-Ehrlich. The presentation of Nancy Elizabeth Prophet: I Will Not Bend an Inch is organized by Catherine Morris, Sackler Senior Curator, Elizabeth A. Sackler Center for Feminist Art, with Carla Forbes, Curatorial Assistant, Elizabeth A. Sackler Center for Feminist Art.

Born in Rhode Island in 1890 to a Narragansett father and a Black mother, Nancy Elizabeth Prophet graduated from the Rhode Island School of Design (RISD) in 1918. She was the first known woman of color to graduate from the prestigious art and design school. Despite her parents’ disapproval, she worked as a housekeeper after completing her public school education to pay for her tuition at RISD. Following a brief period in New York, she moved to Paris in 1922. The twelve years Nancy Elizabeth Prophet spent working in Paris mark the pinnacle of her career. Upon her arrival, she enrolled at the École des Beaux-Arts and showed regularly at the Salon d’Automne, Salon d’Août, and the Salon des Artistes Français. Throughout her career, despite poverty and isolation, she remained entirely dedicated to her practice. 

In Paris, Nancy Elizabeth Prophet sculpted a series of portrait heads primarily carved from hardwood. These works form the core of the exhibition. Prophet’s nine extant sculptures in the round powerfully demonstrate the artist’s skill at treating distinctive features with an idealizing and remarkably nuanced hand. The Brooklyn Museum holds in its collection one of Nancy Elizabeth Prophet’s wooden portrait busts, currently on view in the newly reinstalled American Art galleries, Toward Joy: New Frameworks for American Art. The 1930 sculpture, titled Youth (Head in Wood), is one of only about a dozen known works by Nancy Elizabeth Prophet still in existence.
“The Center for Feminist Art is particularly proud to present this groundbreaking show directly after our exhibition Elizabeth Catlett: A Black Revolutionary Artist and All That It Implies,” says Catherine Morris, Sackler Senior Curator, Elizabeth A. Sackler Center for Feminist Art. “In so doing, we hope to contribute to building an expanded understanding of the transformative contributions of Black women artists to modern art and the emergence of feminism across the twentieth century.”

“We are so pleased that Nancy Elizabeth Prophet’s work and story will be shared with visitors of the Brooklyn Museum,” says Tsugumi Maki, Director of the RISD Museum. “I Will Not Bend an Inch celebrates her lasting impact on the art world, particularly inspiring a new generation of artists.”
While only a handful of Nancy Elizabeth Prophet’s works in wood are known, her marble carvings, reliefs, and works on paper are rarer—seventeen of which are included in the exhibition, along with the artist’s remarkable Paris diary and her carving tools, which she significantly modified for her own use and treated with great care. The exhibition also includes revealing historical documents, such as studio photographs of works that have been lost, and Prophet’s correspondence with W. E. B. Du Bois, a lifetime supporter of the artist’s work. These materials provide insight into how she navigated the art world and sought to position her work as an Afro-Indigenous woman artist, resisting racist and sexist expectations. The exhibition’s title, I Will Not Bend an Inch, references a diary entry from Nancy Elizabeth Prophet in 1929, embodying her fiery and tenacious spirit and commitment to her craft in the face of immense adversity.

Nancy Elizabeth Prophet returned to the United States in 1934. With the support of Du Bois, she settled in Atlanta, where she cofounded the art program at Spelman College, building on her legacy as an influential and transformative teacher. Ten years later, Prophet returned to Rhode Island, where she died in 1960. Nancy Elizabeth Prophet: I Will Not Bend an Inch offers the first museum examination of this singular artist, providing a timely discussion about women artists of color of the early modern era, which preceded the emergence of the feminist, Native American, and civil rights movements of the twentieth century.

Nancy Elizabeth Prophet: I Will Not Bend an Inch is organized by the RISD Museum. The exhibition is curated by Dominic Molon, Interim Chief Curator & Richard Brown Baker Curator of Contemporary Art; Sarah Ganz Blythe, former Deputy Director of Exhibitions, Education, and Programs; and Kajette Solomon, Social Equity and Inclusion Specialist, RISD Museum. The Brooklyn Museum presentation is organized by Catherine Morris, Sackler Senior Curator, Elizabeth A. Sackler Center for Feminist Art, with Carla Forbes, Curatorial Assistant, Elizabeth A. Sackler Center for Feminist Art, Brooklyn Museum.

BROOKLYN MUSEUM
200 Eastern Parkway, Brooklyn, NY 11238

Artist Raili Tang @ Galerie Forsblom, Helsinki - "Flower of Life" Exhibition

Raili Tang: Flower of Life
Galerie Forsblom, Helsinki
November 29, 2024 – January 12, 2025

Raili Tang has been painting the seasons and incorporating organic references in her compositions for many years. Although figurative expression holds secondary relevance for the artist, her paintings convincingly capture a vivid sense of nature’s flux. Her latest paintings depict a variety of flowers – often of a fanciful, fictitious variety, but some are also inspired by real flower species. Floral motifs have a long legacy in art history. Artists have been conveying rich symbolism through flowers for centuries, but for Tang, the thing of paramount importance is the act of painting itself, whether done with a paintbrush, palette knife or even a glove. Raili Tang is a physical painter whose process combines exuberant abandon and sensitive dialogue with the canvas. Sometimes her paintings are completed in one quick session, other times it takes longer for them to find their final form. Her overlapping layers of color interact in complex ways, supporting, challenging, surprising and drawing strength from each other, expressing the full spectrum of human emotions in their chorus of hues.

Raili Tang is a colorist who believes that colors say more than words ever could. A single painting might contain countless nuances expressed purely with color. The best way to enjoy Tang’s art is to give oneself time to immerse oneself deeply in its bewildering richness and to soak up the energy that flows from it. While many of Tang’s paintings express joy, they also convey other emotions; a touch of melancholy often lingers in the background, suggesting that life is best when exploring and appreciating the full richness of its colors and nuances. A new feature that has emerged alongside Tang’s signature expressive style is the appearance of delicate color accents alluding to Impressionism. Playing with combinations of warm and cool hues is an enjoyable process for Raili Tang, and the viewer can palpably sense the ease with which coloristic nuances flow from her brush.

Raili Tang (b. 1950) has exhibited her work widely in Finland and internationally. Her paintings are held in Finland’s major museum collections, including the Museum of Contemporary Art Kiasma, the Sara Hildén Art Museum, the Wihuri Foundation, the Saastamoinen Foundation, and the HAM Helsinki Art Museum. Raili Tang was awarded the Pro Finlandia Medal in 2015.

GALERIE FORSBLOM
Yrjönkatu 22, 00120 Helsinki

Vidéoprojecteur mono DPL Panasonic RQ7

Vidéoprojecteur mono DPL Panasonic RQ7 

Vidéoprojecteur mono DLP Panasonic série RQ7
Pour des expositions immersives
Image © Courtesy Panasonic Connect

Présenté en début d'année lors de l'ISE 2024, le vidéoprojecteur mono DLP Panasonic série RQ7 est un ajout à la gamme 4K de Panasonic qui rend les expériences visuelles 4K immersives accessibles à tous.  Positionnée entre la série FRQ60 (6 000 lm) et la série REQ12 (12 000 lm), la série RQ7 (7 500 lm) offre une plus grande flexibilité et un plus grand choix de solutions de projection vidéo pour les galeries, les musées et les attractions de divertissement géolocalisé (LBE). Il s’agit également du premier vidéoprojecteur Panasonic de moins de 8000 lm à être compatible Intel SDM pour une intégration facile dans l’infrastructure existante et l’AVoIP (en janvier 2024). 

Rendre les visuels 4K immersifs accessibles + Mode Musée

Le nouveau projecteur RQ7/RQ6 offre des images 4K qui expriment fidèlement des détails nuancés tels que les coups de pinceau grâce à sa puce DLP de 0,65 pouce (16:9) et à la technologie Quad Pixel Drive de Panasonic. Il peut projeter du contenu 240 Hz/1080p avec un flou de mouvement minimal et une latence de 8 ms ou moins et fonctionne avec le système de projection en temps réel ET-SWR10, en option, pour fusionner le contenu numérique et le mouvement analogique dans les attractions interactives.

L’impact visuel est renforcé grâce à l’amélioration du contraste dynamique. Le mode Rich Colour Enhancer offre des tons rouges éclatants pour la reproduction d’œuvres d’art, avec une qualité d’image encore optimisée par un nouveau mode « Musée ». Pour le mapping, le réglage du niveau de noir basé sur les points permet une fusion transparente sur les écrans incurvés. Le format grand écran 21:9 des logiciels de visioconférence et vidéo est également pris en charge.

Conception compacte pour un flux de travail sans effort

Pour faciliter le transport, le stockage et l’installation, la conception miniaturisée et l’emballage réduit de la série RQ7 réduisent les ressources et l’empreinte carbone. Le rétroprojecteur s’intègre de manière transparente à l’infrastructure système à l’aide de l’emplacement Intel SDM pour les cartes de fonctions propriétaires ou tierces en option, y compris le prochain processeur multimédia ET-SBFMP10 de Panasonic. La série RQ7 utilise les optiques de la gamme actuelle DLE des projecteurs mono DLP Panasonic, minimisant ainsi l’investissement initial et favorisant la durabilité. La résistance de la fixation de l’optique a également été améliorée, éliminant le besoin d’un support supplémentaire lors de l’utilisation de l’objectif zoom à ultra-courte focale DLE020 ainsi que pour le décalage de l’objectif. Les kits de mise à niveau préactivés pour Geo Pro automatisent la fusion des bords via une caméra.

Projection stable, fiable et efficace

La série Panasonic RQ7 offre un fonctionnement durable et respectueux de l’environnement. Son moteur optique et son module de source lumineuse laser offrent des performances élevées en matière de protection contre la poussière, conformément à la norme IP5X Dust Protected (IEC 60529), tandis que le système de refroidissement perfectionné élimine le besoin d’un filtre, ce qui réduit les déchets et permet un fonctionnement sans entretien pendant 20 000 heures. Le moteur d’entraînement multi-laser limite la perte de luminosité dans le cas peu probable d’une défaillance de la diode, tandis que l’entrée de secours peut passer à un signal de secours sans effacement de l’écran. Un mode ECO réduit la consommation d’énergie et prolonge considérablement la durée de vie.

La série RQ7 est disponible au 3e trimestre 2024

PANASONIC CONNECT EUROPE

Processeurs multimédia Panasonic ET-FMP50, ET-FMP20, ET-SBFMP10

Processeurs multimédia Panasonic ET-FMP50, ET-FMP20, ET-SBFMP10

Processeur multimédia Panasonic ET-FMP50
Image © Courtesy Panasonic Connect

La nouvelle série de processeurs média Panasonic avait été présentée en début d'année à l'ISE 2024. Composée de trois processeurs multimédias simplifiant les installations de multi-projection dans les environnements immersifs, la série comprend deux modèles de type boîtier (ET-FMP50/FMP20) et une carte de fonction compatible SLOT standard Intel SDM (ET-SBFMP10). Exclusivement conçue pour la multi-projection, la série est dotée de fonctions de déformation et de fusion manuelles ou automatiques à l’aide d’une caméra, ainsi que de fonctions de lecture multimédia. La solution se veut simple et abordable et s’intègre parfaitement au sein d’un écosystème de vidéoprojecteurs Panasonic.

Flux de travail rationalisé pour simplifier chaque étape

Les modèles Panasonic ET-FMP50 et ET-FMP20 sont compacts pour une installation à proximité des projecteurs afin de réduire le câblage, ou pour une utilisation dans l’unité de mesure rack standard avec un kit de montage en rack en option. Ils possèdent 4x sorties HDMI avec un canevas de taille 3840 x 2160p (Résolution de sortie vidéo maximale : 3840 x 2160/60p x 1 ou 1920 x 1080/60p x 4.). Plusieurs unités peuvent être synchronisées pour connecter des parcs de toute envergure. Le modèle SBFMP10 s’insère dans l’emplacement Intel SDM du projecteur compatible pour décoder les signaux 3840  x 2160p.

Tous les produits offrent des fonctions intégrées d'ajustement manuel ou automatique de la géométrie, de fusion des bords et d'ajustement du niveau de noir sur des surfaces planes ou incurvées. Optimisés pour une compatibilité parfaite avec les projecteurs Panasonic, les opérateurs peuvent résoudre les erreurs plus facilement et bénéficier de l'assistance d'un fabricant commun. La compatibilité avec le logiciel Multi Monitoring & Control de Panasonic permet des vérifications d'état à distance, et les deux appareils de type boîtier complètent la volonté d’avoir des produits durables avec une faible consommation d'énergie. La lecture de contenu peut également être automatisée selon un programme défini.

Réglage de précision pour une qualité sans compromis

La série FMP50 propose un réglage basé sur les pixels, plutôt que sur les blocs, afin de limiter les irrégularités dans les mélanges et la perte de qualité de l'image après le réglage, avec une précision comparable au réglage intégré et logiciel du projecteur. Aucune licence n'est nécessaire pour accéder aux fonctions automatisées avec caméra.

La série comprend des fonctions avancées de masquage de formes libres et de lignes, permettant aux utilisateurs de créer des effets visuels immersifs avec une précision remarquable. Panasonic Connect prévoit de mettre à disposition de futures mises à jour du micrologiciel afin de doter les appareils de fonctionnalités supplémentaires, telles que le mapping de formes et d'objets en 3D ainsi que l'étalonnage automatique de l'équilibre et de l'uniformité des couleurs. L'ajustement est effectué pixel par pixel, ce qui permet des réglages plus précis et plus détaillés. En conséquence, la qualité de l'image après le réglage est améliorée, ce qui se traduit par une finition plus lisse reflétant avec précision les détails les plus fins.

Lecture 4K fluide et continue

Avec une mémoire de 512 Go ou 4 To, et un système basé sur Linux, la série FMP50 prend en charge la lecture continue de vidéos de haute qualité à un débit allant jusqu'à 300 Mbps. Tous les modèles décodent les formats H.265 et H.264. Par ailleurs, le FMP50 prend également en charge le codec HAP. La compatibilité NDI permet une transmission efficace et économique de signaux vidéo de qualité broadcast sur le réseau local.

A l'avenir, Panasonic Connect prévoit également des mises à jour permettant le fonctionnement à distance et la maintenance prédictive. La vision de l'entreprise est de continuer à simplifier les systèmes AV et les flux de travail pour l'industrie du divertissement basé sur la localisation (LBE). Cela passera par le développement de nouvelles fonctionnalités pour le système tout en s'assurant que les utilisateurs ont la flexibilité de mettre à jour uniquement les fonctionnalités dont ils ont besoin.

Les FMP50 et FMP20 sont disponibles depuis le 2e trimestre 2024 et ET-SBFMP10 au 4e trimestre de 2024.

PANASONIC CONNECT EUROPE

Vidéoprojecteurs Panasonic 3LCD PT-MZ882

Vidéoprojecteurs Panasonic 3LCD PT-MZ882

Vidéoprojecteurs Panasonic 3LCD PT-MZ882
Image © Courtesy Panasonic Connect

Panasonic Connect Europe présente son projecteur le plus durable à ce jour avec l’introduction de la série PANASONIC 3LCD PT-MZ882. La nouvelle série avait été présentée en début d'année à l’ISE 2024. Avec une luminosité allant jusqu’à 8 200 lm, la série PT-MZ882 constitue une nouvelle référence en matière de qualité visuelle dans l’enseignement et les espaces de travail, tout en mettant l’accent sur la durabilité et les performances en matière de coûts.

Vidéoprojecteurs Panasonic 3LCD PT-MZ882
Image © Courtesy Panasonic Connect

La série PT-MZ882 représente une étape importante dans les efforts de l’entreprise afin de réduire l’empreinte carbone de ses produits, en incluant pour la première fois des résines recyclées (10 %) dans l’unité principale du projecteur et inclus des composants recyclables partout. Réduisant les déchets grâce à une diminution de l'emballage et des accessoires connexes, ce projecteur introduit des innovations éco-énergétiques tout en offrant des images lumineuses et nettes dans des environnements bien éclairés, répondant ainsi aux attentes des clients. 

Optimiser pour réduire les déchets et l’empreinte carbone

Le moteur optique de la série augmente la luminosité par rapport à la série MZ880 actuelle avec une augmentation allant jusqu’à 8,7 % de l’efficacité lm/w. Elle introduit également une fonction intelligente de mise sous tension automatique, qui démarre la projection lors de la détection du signal et minimise le fonctionnement continu du vidéoprojecteur pendant les présentations. Pour limiter les déchets, le filtre ECO peut être lavé et réutilisé deux fois, tandis que l’entretien de la source lumineuse et du filtre est recommandé après 20 000 heures.

Confort visuel lumineux et net

Avec des couleurs et une luminosité parfaitement équilibrées, la série PT-MZ882 produit des images nettes et détaillées dans des espaces bien éclairés pour une visibilité claire et plus agréable pour les yeux. Le réalisme de l’image et l’efficacité énergétique sont encore améliorés par le contraste dynamique offrant un rapport de contraste élevé de 3 000 000 :1, avec un système de modulation de la puissance lumineuse, qui est ajustée en fonction de chaque scène.

La fonction Detail Clarity Processor 4 analyse le signal vidéo à travers chaque scène pour maximiser la clarté. La technologie « Daylight View Basic » elle, mesure l’éclairage ambiant et effectue des corrections en temps réel pour améliorer la perception de la luminosité et optimiser la consommation d’énergie. Pour les applications multi-écrans, le projecteur prend en charge les fonctions de synchronisation de l’obturateur et de synchronisation du contraste et est compatible avec le logiciel « Geometry Manager Pro » de Panasonic.

Installation simplifiée et expérience utilisateur sans accroc

Le fonctionnement silencieux de 27 dB réduit les distractions et permet aux participants de rester concentrés sur la présentation. Les formats d’image 21:9 grand écran sont pris en charge pour s’adapter aux dispositions de conférences immersives ou pour afficher des documents côte à côte. Une nouvelle fonction de détection de la position du projecteur minimise le temps d’installation et réduit le personnel impliqué dans le processus d’installation, contribuant ainsi à un flux de travail plus rationalisé et plus économe en ressources. Une sélection de six objectifs en option, dont l’objectif zoom à focale ultracourte ET-ELU20, inclut le décalage motorisé de l’objectif sur une large plage pour aisément adapter la projection à n’importe quelle configuration.

La série MZ882 est disponible au 2ème trimestre de 2024

PANASONIC CONNECT EUROPE

17/11/24

Hoor Al Qasimi, Biennale of Sydney 2026, Artistic Director

Hoor Al Qasimi appointed as Artistic Director of the 25th Biennale of Sydney, 2026

HOOR AL QASIMI
Photograph: Daniel Boud

HOOR AL QASIMI has been appointed as the Artistic Director of the Biennale of Sydney, scheduled to take place from 7 March to 8 June 2026. Hoor Al Qasimi will collaborate with local communities, artists and academics, whilst drawing on her own international network, to develop and realise the concept for the 25th edition of the Biennale.

As a curator, Hoor Al Qasimi’s focuses on the histories of each place she works in, creating multidisciplinary programming with a collaborative approach and emphasis on supporting experimentation and innovation in the arts. For more than 20 years, she has worked extensively with various mediums including film, music, performance, publications, to bring together all forms of art in conversation.
‘Sydney has a multicultural community at its core, with people from different cultures from across the world choosing and calling this vibrant city as their home,’ said Hoor Al Qasimi. ‘I’m interested in exploring the multifaceted cultures and perspectives within this city, working with local artists and communities as well as bringing new voices to the Biennale. It is an honour and privilege to be nominated and then selected to be Artistic Director of the 25th Biennale of Sydney, which I have been visiting for over a decade now. I have seen the developments over the years, including the amplification of Indigenous voices both local and global, which has made it an essential platform for rewriting art history.’
Hoor Al Qasimi is the President and Director Sharjah Art Foundation, an organisation she founded in 2009 as a catalyst and advocate for the arts around the world. She has been the Director of Sharjah Biennial since 2002, an internationally recognised platform for contemporary artists, curators and cultural producers, and curated Sharjah Biennial 15 in 2023. She was appointed as the President of the International Biennial Association (IBA) in 2017 and serves as the President of The Africa Institute, Global Studies University, Sharjah and President and Director of the Sharjah Architecture Triennial. Al Qasimi was appointed as the Artistic Director of the sixth Aichi Triennale (2025) last July, becoming the first person to be chosen for the role from outside of Japan. She has also co-curated exhibitions at leading organisations around the world, including the Serpentine Gallery in London and the Museum of Contemporary Art Chicago.

Source: Sharjah Art Foundation

Rita Mawuena Benissan @ Zeitz MOCAA, Cape Town - "One Must Be Seated" Exhibition

Rita Mawuena Benissan
One Must Be Seated
Zeitz MOCAA, Cape Town
13 November 2024 - 5 October 2025

RITA MAWUENA BENISSAN
Still from One Must Be Seated, 2024 
Film
Image by Michael "Kwame Pocho" Dakwa 
Courtesy of the artist and Gallery 1957

RITA MAWUENA BENISSAN
Still from One Must Be Seated, 2024 
Film
Image by Michael "Kwame Pocho" Dakwa 
Courtesy of the artist and Gallery 1957

RITA MAWUENA BENISSAN
Still from One Must Be Seated, 2024 
Film
Image by Michael "Kwame Pocho" Dakwa 
Courtesy of the artist and Gallery 1957

RITA MAWUENA BENISSAN
Detail of We Process at Sunrise, 2024 
Embroidery on canvas, 250 x 500cm 
Image: Nii Odzenma 
Courtesy of the artist and Gallery 1957

Zeitz Museum of Contemporary Art Africa (Zeitz MOCAA) presents One Must Be Seated, a solo exhibition by Ghanaian-American artist Rita Mawuena Benissan. Deeply rooted within her Ghanaian culture, Benissan’s practice has particular focus on the reimagining of the royal umbrella and stool, symbols of Akan chieftaincy. The exhibition explores the enstoolment of a prospective chief, akin to coronation; a call to take their rightful seat in the stool that has been chosen for them.

Through tapestry, sculpture, photography and video, Benissan’s work highlights and celebrates the rich traditions of Ghanaian culture, with a focus on Asante customs. The royal umbrella has been used since at least the 17th century; it transforms the individual underneath it, attributing significant status. Different sizes, colours, and unique gold totems that crown the umbrella canopy are seen as they move with the court in lively procession. Under the umbrella, the chief and his thoughts are hidden from the heavens above, prohibiting even God from accessing them.

Rita Mawuena Benissan delicately reimagines this cultural object through the use of the archive. As we see in works like The Triumphant King Rules (Ɔhene a wadi Nkonim No Di Tumi) (2023) portraits of past chiefs are embedded within the fabric of the umbrella which is traditionally made with woven Kente cloth and reinterpreted in rich velvet by the artist. Her works are made by the same craftsmen who make the royal umbrellas for the palace in Kumasi, the Asante capital. By intentionally naming these artisans as collaborators, the artist honours the hands that uphold the traditions of the chieftaincy. 
"The exhibition layout simulates the enstoolment tradition with each successive gallery symbolising a stage in the process," explains Beata America, the curator of the exhibition, and Assistant Curator at Zeitz MOCAA. Prompted by the new film, One Must Be Seated (2024), from which the exhibition takes its title, you are invited to be nominated and confronted by the ancestors. "Have you not seen the seat that we made for you? You were made to be seated." Walking through, one passes the palace at dusk, depicted in an intricately woven tapestry, We Process at Sunrise (2024); receives a powerful affirmation of growth and renewal in the green shades of We Give Power to You (2024), another umbrella work; and is ultimately led to the final golden throne. America adds: "It will embrace its chosen, sealing the bond between leader and legacy. When the time comes, will you be open to receive the call?"

One Must Be Seated forms part of an ongoing series of in-depth, research-based solo exhibitions by Zeitz MOCAA that bring into focus and contextualise the practices of important artists from Africa and the Diaspora, and those whose work focuses on seminal topics in the African present.

This exhibition was curated by Beata America (biography), Assistant Curator at Zeitz MOCAA

Zeitz MOCAA - Zeitz Museum of Contemporary Art Africa
S Arm Rd, Victoria & Alfred Waterfront, Cape Town, 8001

Beata America: Curator Biography - Assistant Curator, Zeitz MOCAA

Beata America: Curator Biography
Assistant Curator, Zeitz MOCAA

BEATA AMERICA
Photo Ramiie G

BEATA AMERICA (b. 1994, South Africa) is an Assistant Curator at Zeitz Museum of Contemporary Art Africa. She holds a Diploma in Classical music, from Stellenbosch University (2012 - 2015) and a BA Humanities Degree from Stellenbosch University (2016 - 2018), as well as an Honours in Curatorship through the Centre for Curating the Archive, at the University of Cape Town’s Michaelis School of Fine Art (2019).

During her time at Zeitz MOCAA, America has assisted and conducted research for several exhibitions: Only Sun in the Sky Knows How I Feel – (A Lucid Dream) (2021), Soft Vxnxs (2022), Shooting Down Babylon (2022), Indigo Waves & Other Stories: Re-Navigating the Afrasian Sea and Notions of Diaspora (2022), the Zeitz MOCAA Atelier residency by Igshaan Adams titled Not Working (Working Title) (2022), When We See Us: A Century of Black Figuration in Painting (2022), Past Disquiet (2023), Seismography of Struggle: Towards a Global History of Critical and Cultural Journals (2023), as well as co-curated Seekers, Seers, Soothsayers (2023) with Tandazani Dhlakama. She has also  assisted and contributed to publications that have accompanied these exhibitions. Most recently, she curated The Other Side of Now, a solo exhibition of Tuấn Andrew Nguyễn, which opened in August 2024 at Zeitz MOCAA. 

Beata America curated Rita Mawuena Benissan: One Must Be Seated, which is currently on view at Zeitz MOCAA (13 November 2024 - 5 October 2025)

In 2020, she co-founded the art wine collective Processus with partner Megan van der Merwe, a curator and winemaker collaboration which explores wine as an ephemeral art object and the artistic processes therein.

Biography courtesy of Zeitz MOCAA, Cape Town

Zeitz MOCAA - Zeitz Museum of Contemporary Art Africa
S Arm Rd, Victoria & Alfred Waterfront, Cape Town, 8001

Rita Mawuena Benissan: Artist biography

Rita Mawuena Benissan: Artist biography

RITA MAWUENA BENISSAN
Photograph by Lauren Theunissen

RITA MAWUENA BENISSAN (b. 1995, Abidjan, Cote D’Ivoire. Lives and works in Accra, Ghana) Rita Mawuena Benissan, a Ghanaian-American interdisciplinary artist, is on a mission to reimagine the royal umbrella, transforming it from a mere protective object into a potent symbol of Ghanaian identity. With a profound passion for art and cultural history, Rita Mawuena Benissan collaborates with traditional artisans to breathe life into archival photos, immortalizing individual figures and communal scenes while embodying the beauty and power of her people.

Born in Abidjan, Cote D’Ivoire in 1995 to Ghanaian parents, Rita Mawuena Benissan’s journey led her to the United States as a baby, where she earned a Bachelor of Fine Arts degree in Apparel and Textile Design from Michigan State University in 2017, followed by a Master of Fine Arts in photography and an African Studies Program Certificate from the University of Wisconsin-Madison in 2021.

In 2020, Rita Mawuena Benissan established Si Hene, a foundation dedicated to preserving Ghana’s chieftaincy and traditional culture, leaving a significant mark on Ghana’s artistic and historical narratives. Through her foundation, she played a pivotal role in the reopening of the National Museum of Ghana in 2022 and served as the Chief Curator at the Institute Museum of Ghana (Noldor Artist Residency) until 2022. Furthermore, Rita Mawuena Benissan served as the artistic director for the Open Society Foundation’s Restitution Conference in Accra, demonstrating her commitment to cultural preservation and representation.

Rita Mawuena Benissan’s artistic prowess has garnered global recognition, with exhibitions at prestigious venues such as Arts + Literature Laboratory in Wisconsin (2021), the Foundation Contemporary of Art at Afrochella Festival (2021), Dak’Art – Biennale de l’Art Africain Contemporain at the IFAN African Art Museum in Dakar, Senegal (2022), and the group show “EFIE: Museum as Home” in Dortmund, Germany, Mitchell and Innes Gallery in New York (2023). Her solo exhibition, “In the World Not of the World,” curated by Ekow Eshun at Gallery 1957 in Accra (2023), stands as a testament to her unwavering dedication to redefining the narrative of Ghanaian identity through beauty and strength. Rita Mawuena Benissan has exhibited at 1-54 Marrakesh, in Morocco (2024) alongside Amoako Boafo and Zanele Muholi and participated in a group exhibition at the Venice Biennale (2024) called Unapologetic WomXn: The Dream is the Truth curated by Destinee Ross-Sutton. She currently has works featured in Unlimited III (2024), curated by Marwan Zahkem, “the African Family.”

Rita Mawuena Benissan’s works have been acquired by private and institutional collections, including Foundation H, The Dean Collection, Fundacion Yannick Y Ben, Paola Pavirani Golinelli, Nicolas Berggruen, Amoako Boafo, and many others. 

Rita Mawuena Benissan has an exciting year ahead, with participation in prominent fairs and preparations for her first museum show at Zeitz MOCAA in Cape Town, South Africa: Rita Mawuena Benissan: One Must Be Seated which is on view through 5 October 2025. The artist will also participate to the Sharjah Biennale in UAE in early 2025.

Biography courtesy of Zeitz MOCAA, Cape Town

Zeitz MOCAA - Zeitz Museum of Contemporary Art Africa
S Arm Rd, Victoria & Alfred Waterfront, Cape Town, 8001

16/11/24

Exposition Pause @ 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine, Metz - Avec les artistes Rehaf Al Batniji, Sven Augustijnen, Nidhal Chamekh, Banele Khoza, Naeem Mohaiemen, Peter Piller, Oraib Toukan

Pause, Une exposition collective avec les artistes Rehaf Al Batniji, Sven Augustijnen, Nidhal Chamekh, Banele Khoza, Naeem Mohaiemen, Peter Piller, Oraib Toukan
49 Nord 6 Est - Frac Lorraine, Metz
6 septembre 2024 — 9 février 2025


Rehaf Al Batniji 
Gaza Timezone, 2022-2023 
The Chair of Love, 2016
Photographies
Courtesy de l’artiste

Certaines images nous restent en mémoire car elles résonnent avec ce que nous traversons. Elles semblent à la fois reliées à la situation présente ainsi qu’à des événements qui ont déjà eu lieu, matérialisant ainsi un point où passé et présent s’entrechoquent. Ces images qui contiennent plus qu’elles-mêmes nous font basculer de l’autre côté du miroir, dans un espace-temps suspendu où le futur n’est pas prédéterminé, où les possibles sont le point d’appui.

La manière dont le passé s’est perdu dans le présent, tout en continuant à l’informer, est au coeur de cette exposition. Elle nous invite à revisiter des images qui ont traversé l’histoire, qu’il s’agisse de natures mortes, de scènes de combat ou de mouvements de solidarités populaires – entre autres – pour approcher différemment le présent. Ces images qui ont glissé dans l’oubli, parfois par besoin de survivre, d’autres fois par déracinement, embarras ou mépris, resurgissent tels des fantômes qui hantent le présent et ponctuent nos errances visuelles, chargées d’un sens qui ne nous apparaît plus entièrement.

Notre empathie face aux images est explorée par les artistes dans l'exposition, pour sonder et mettre en perspective les contextes qui fabriquent cette empathie. Il s'agit surtout des médias et des réseaux sociaux, qui font défiler les images à un rythme nous empêchant de saisir la complexité des situations dont elles sont extraites.

Cette réalité met en évidence que notre attirance face aux images circulant autour de nous est ambivalente, guidée par le désir de se relier au monde sans en apprécier nécessairement toutes les facettes. Cela se manifeste dans l’envie de se connecter à un flux d’images pour savoir ce qui se passe autour de nous, tout en ressentant parfois le besoin de détourner notre regard, comme si les situations alors présentées constituaient une menace à notre bonheur. Celles-ci peuvent susciter le trouble ou le besoin d’être face à un répertoire pictural plus apaisant. Et ainsi notre quotidien d’images médiatiques alterne entre stupeur et chatons.

Dans une époque façonnée par la peur et les dérives autoritaires, le passé constitue une piste pour comprendre notre environnement visuel. Alors comment peut-il nous aider à regarder les images qui défilent devant nous ? Et puisque l’exposition revisite le passé pour proposer d’autres regards sur le présent : comment utiliser le pouvoir que l’institution a reçu en héritage pour sortir du motif du vainqueur et donner une place à d'autres généalogies ?

Pause rassemble des oeuvres qui s’appuient, pour certaines, sur des images issues du flux médiatique, glissées dans le quotidien et qui sont parfois difficiles à recevoir, ou qui ne reflètent qu’une partie de l’histoire. 

Oraib Toukan 
Offing, 2021 
Vidéo
Courtesy de l'artiste

L’artiste Oraib Toukan interroge les liens entre images en circulation et réalité de l’expérience, et par conséquent la réalité fabriquée par les médias - une zone de pouvoir à part entière. Elle isole certains aspects du champ de vision en les superposant à des récits vécus, qui révèlent la complexité des ressentis face à l’événement. 
Oraib Toukan est née en 1977. Palestinienne-jordanienne, elle vit et travaille à Berlin. Utilisant la post-production comme médium, Oraib Toukan emploie la photographie, le film, le texte et la parole pour interroger certaines représentations de la violence. En opposant des images tendres et banales à l'horreur dans Offing (2021), ou en rééditant des images d'archives restaurées dans Via Dolorosa (2021), elle interroge : à l'ère où les images de guerre sont immédiatement à portée d'écran, que signifie regarder la douleur à distance ? Oraib Toukan est boursière EUME du Forum Transregionale Studien, Berlin, et a reçu la bourse Clarendon de l'Université d'Oxford, Ruskin School of Art, où elle a obtenu un doctorat en 2019. Elle est l'autrice du livre Sundry Modernism : Materials for a Study of Palestinian Modernism (Sternberg Press, 2017). Jusqu'en 2015, elle a dirigé le programme d’arts et d'études des médias au Bard College Al Quds University (AQB), Palestine. Elle a notamment exposé au KW Institute for Contemporary Art, Berlin, à l'Akademie der Künste, Berlin, au Mori Art Museum, Tokyo, et à la Triennale Asie-Pacifique.
Sven Augustijnen 
L’histoire est simple et édifiante. Une sélection 
d’articles parus dans Paris Match, 
première partie 1960-1972, 2014
Installation 
Courtesy de l'artiste 

L’artiste Sven Augustijnen évoque la présence à travers le monde d’un fusil d’assaut léger fabriqué en Belgique, en étudiant son apparition récurrente dans des conflits couverts par le magazine Paris Match, transposant le conflit dans le salon. 
Sven Augustijnen est né en 1970 à Malines. Il vit et travaille à Bruxelles. Cet artiste explore les frontières du genre documentaire, qu'il réévalue par le biais du storytelling et de l’historiographie. Il est particulièrement intéressé par la manière dont images, histoires et fictions se recoupent pour construire la réalité. Swen Augustijnen a notamment présenté ses oeuvres dans les institutions suivantes : Cultuurcentrum Strombeek Grimbergen (2019), The Hugh Lane, Dublin (2016), Kunsthall Trondheim (2015), VOX, Centre pour l’Image contemporaine, Montréal (2013), Kunsthalle Bern (2011), WIELS, Bruxelles (2011). Citons parmi les expositions de groupe : The Power Plant, Toronto (2015), Gestures and Archives of the Present, Genealogies of the Future, Biennale de Taipei (2016), Europe – The Future of History, Kunsthaus Zürich (2015), Ce qui ne sert pas s’oublie, CAPC, Bordeaux (2015), Enthousiasme ! Rencontres Picha, Biennale de Lubumbashi (2013).
Naeem Mohaiemen 
Two Meetings and a Funeral, 2017 
Film 
Courtesy de l'artiste

Naeem Mohaiemen revient sur l’espoir amené par le congrès d’Alger en 1973 pour penser un ordre mondial qui serait sorti de l’opposition entre les deux blocs et de la domination des Suds par le Nord, espoir envolé en peu de temps, mais dont les images qui suggèrent d’autres possibles nous reviennent comme un rendez- vous manqué, un espoir à ne pas oublier. 
Naeem Mohaiemen est né en 1969 à Londres. Il vit et travaille entre Dhaka et New York. Cet artiste associe films, photographies et essais dans sa pratique qui explore les formes d’utopie - dystopie au sein de cellules familiales, autour des frontières, de l'architecture et des soulèvements populaires – ces derniers prenant leur origine en Asie du Sud et rayonnant ensuite à travers le monde musulman après 1945. En 2006, il a entrepris la réalisation d’une série de films intitulée The Young Man Was, dans lesquels il examine la gauche révolutionnaire comme un cheval de Troie accidentel. Cette série a été réalisée à partir de séquences de films existants, d’images d’archives, de reportages télévisés, d’entretiens et de bandes audio. Le film Two Meetings and a Funeral (2017) issu de cette série a été présenté lors de la documenta 14, ainsi qu’à l’occasion de sa nomination au Turner Prize (2018). Les films de Naeem Mohaiemen figurent dans les collections du Museum of Modern Art (New York), de la Tate Modern (Londres), du MACBA (Barcelone), du Van Abbemuseum (Eindhoven), du Kiran Nadar Museum (Delhi), de la National Gallery of Singapore et de l'Art Institute of Chicago, entre autres. Naeem Mohaiemen est actuellement professeur à la tête du département de photographie de l'Université de Columbia, New York.
D’autres artistes proposent de reconfigurer le passé pour questionner le présent.


Nidhal Chamekh
Et si Carthage ?, 2023
Encre, mine de plomb sur papier, échafaudage
Courtesy de l'artiste et galerie Selma Feriani, Tunis

Ainsi Nidhal Chamekh reprend des images archéologiques pour interroger ce qui se serait passé si Carthage n’avait pas été détruite. Cette ville cosmopolite faisait tellement peur aux romains qu’ils avaient décidé de recouvrir sa terre de sel, pour être sûrs que rien n’y repousse.
Nidhal Chamekh est né en 1985 à Dahmani, Tunisie. Il vit et travaille entre Tunis et Paris. Nidhal Chamekh est diplômé des Beaux-arts de Tunis et de l'Université de la Sorbonne à Paris. Son oeuvre se situe au croisement du biographique et du politique, du vécu et de l’historique, de l’événement et de l’archive. Elle fragmente, défait et dissèque la constitution de notre identité contemporaine. Ses oeuvres ont été exposées à la 12e édition de la Biennale de photographie de Bamako (2019), à la Biennale de Venise (2015), à la Triennale d'Aïchi (2016), à la Biennale de Yinchuan (2016), au musée Modern Art Oxford (Royaume-Uni), Skissernass Museum (Suède), Dream City Biennial (Tunisie).
Banele Khoza 
Untitled, 2024 
Acrylique sur toile
Courtesy de l'artiste 

Banele Khoza reprend le genre historique de la nature morte pour l’associer à l’amitié. Pourtant ce genre pictural s’est développé sur fond de Contre-Réforme et de déploiement de l’empire colonial hollandais, dont les richesses étaient rassemblées dans les tableaux pour montrer la puissance du pays, tout en rappelant la fragilité de la vie. Là aussi une iconographie classique est réappropriée pour être recontextualisée, associée à d’autres paramètres et connotations, sans oublier le poids du passé – puisque l’Afrique du Sud fut notamment colonisée par les Pays-Bas.
Banele Khoza est né en 1994 à Hlatikulu, Eswatini. Il vit et travaille à Pretoria, Afrique du Sud. Le travail de Banele Khoza se déploie dans les médiums de la peinture et de la lithographie. Inscrit à la London International School of Fashion de Johannesburg, il se rend vite compte de sa passion pour le dessin et finit par obtenir une licence en beaux-arts à l'Université de technologie de Tshwane à Pretoria. En 2017, il remporte le prix Gerard Sekoto et ainsi une résidence de trois mois à la Cité Internationale des Arts à Paris. Fasciné par les fleurs, il a pris pour habitude d'en acheter pour les observer. Il dit que de côtoyer des fleurs coupées lui a appris que « la vie peut vous passer à côté si vous ne prêtez pas attention au moment présent ». L'amitié et les relations humaines sont une des sources d'inspiration de son travail. Ses oeuvres abordent les questions du genre à travers diverses techniques, telles que la lithographie, les encres acryliques et les croquis graphiques, pour créer des images qui s'apparentent à des journaux intimes. En 2022, il a effectué une résidence à Ampersand, New York. Ses récentes expositions personnelles ont notamment eu lieu à la galerie BKhz, Johannesburg (2023), au kunsthaus göttingen (2022) et à la Nil Gallery, Paris (2022). Khoza a également été exposé dans le cadre du Curatorial Lab au Zeitz MOCAA (2018).
Les photographies de Rehaf Al Batniji sortent des représentations habituelles des zones de conflit pour en présenter un aspect plus quotidien, presque banal. Ses images réalisées à Gaza montrent des paysages urbains où la dimension humaine et la poésie resurgissent envers et contre tout, comme un défi lancé à l’histoire tragique qui s’écrit en parallèle.
Rehaf Al Batniji est une artiste palestinienne autodidacte, née à Gaza en 1990. Après trois mois de guerre, elle parvient à quitter Gaza et rejoint la Cité internationale des Arts à Paris en février 2024 où elle réside depuis. Son parcours artistique est ancré dans la photographie de rue, considérant les rues comme des portails pour comprendre les vies, les cultures et les identités des habitants de sa ville. Rejetant la représentation du conflit par une imagerie brutale, elle utilise la couleur comme un outil de résistance pour montrer autrement la vie quotidienne sous occupation. Elle a récemment exposé son travail lors d’expositions collectives à l'Institut du Monde Arabe (Ce que la Palestine apporte au monde), au festival AWAN - Arab Women Artists Now (Londres), à la Fondation Al Qattan et la Fondation Kamel Lazaar (Tunisie), entre autres.
Parce que regarder dans une direction plutôt qu’une autre est un choix qui nous engage, Peter Piller nous rappelle dans sa série "In Löcher Blicken" (Regarder dans les trous), que parfois, dans le doute, nous regardons dans le vide, dans une percée du réel – telle une métaphore du doute visuel, une interrogation pleine d’humour sur notre regard qui continue à chercher des réponses face à l’incertitude.
Peter Piller est né en 1968 à Fritzlar. Il vit et travaille à Hambourg. Grâce à une observation minutieuse et un humour subtil, Peter Piller interroge le potentiel des images issues des médias. Attiré par les photographies apparemment les plus insignifiantes, l'artiste découvre ce « genre » dans la presse locale et construit une archive sans classements hiérarchiques, alphabétiques ou thématiques, et dont les intitulés sont souvent ambigus. Depuis les années 90, il classe ces images venues de contextes aussi différents que des archives d'entreprise, des stocks de l'armée, des journaux locaux, pour les réagencer dans des installations et des livres d'artistes. Peter Piller a exposé récemment à la Kunsthalle Düsseldorf (2023), à la Overbeck Gessellchaft, Lübeck (2022) et au Weserburg Museum, Brême (2021). Aujourd'hui, Peter Piller est professeur de beaux-arts à la Kunstakademie de Düsseldorf.
Directrice du Frac Lorraine et commissaire de l'exposition : Fanny Gonella

49 Nord 6 Est - FRAC LORRAINE
Fonds régional d’art contemporain de Lorraine
1 bis, rue des Trinitaires, 57000 Metz