Showing posts with label Félix Vallotton. Show all posts
Showing posts with label Félix Vallotton. Show all posts

10/04/23

Rear View Exhibition @ LGDR Gallery, NYC

Rear View
LGDR Gallery, New York
April 18 - June 1, 2023

WORKS BY Francis Bacon, Seth Becker, Fernando Botero, Cecily Brown, Paul Cadmus, Miriam Cahn, Harry Callahan, Jordan Casteel, Francesco Clemente, John Currin, Diane Dal-Pra, Giorgio de Chirico, Edgar Degas, Urs Fischer, Eric Fischl, Jared French, Lucian Freud, Domenico Gnoli, Jenna Gribbon, Barkley L. Hendricks, Anselm Kiefer, Gustav Klimt, René Magritte, Aristide Maillol, Danielle Mckinney, Yoko Ono, Philip Pearlstein, Michelangelo Pistoletto, Larry Rivers, Jenny Saville, Egon Schiele, Pavel Tchelitchew, Mickalene Thomas, Félix Vallotton, Andy Warhol, Carrie Mae Weems, Issy Wood

Félix Vallotton
Félix Vallotton 
Étude de fesses, c. 1884 
Oil on canvas, 14¹⁵⁄16 × 18⅛ inches (38 × 46 cm) 
Photo © Fondation Félix Vallotton, Lausanne

John Currin
John Currin 
Nude in a Convex Mirror, 2015 
Oil on canvas, Diameter: 42 inches (106.7 cm)
Private Collection, Aspen 
© John Currin. Courtesy the artist and Gagosian

Barkley L. Hendricks
Barkley L. Hendricks 
Pat’s Back, 1968 
Oil on canvas, 601/4 × 601/4 inches (153 × 153 cm). Private Collection
© Barkley L. Hendricks 
Courtesy of the Estate of Barkley L. Hendricks 
and Jack Shainman Gallery, New York

Carrie Mae Weems
Carrie Mae Weems 
Untitled (Woman Standing Before Commercial Billboard), 2003 
Pigment ink print, 20 × 20 inches (50.8 × 50.8 cm). Edition of 5, with 2 AP 
© Carrie Mae Weems 
Courtesy the artist and Jack Shainman Gallery, New York

Spanning two floors of LGDR’s landmark Beaux-Arts-style townhouse, Rear View presents a transhistorical selection of over sixty paintings, sculptures, works on paper, and photographs that explore representation of the human figure as seen from behind—an enduring, wide-ranging paradigm that has exerted potent influence upon modern and contemporary artists. In addition to rare twentieth-century masterworks by Félix Vallotton, Edgar Degas, René Magritte, Francis Bacon, Egon Schiele, Paul Cadmus, Aristide Maillol, and others, Rear View brings together seminal works by a diverse group of living artists spanning generations.

Long before the term Rückenfigur was popularized in the nineteenth century by Caspar David Friedrich, painters and sculptors from as far back as antiquity deployed the human figure seen from behind as a conceptual and formal device. Rear View provides a lens onto this specific genre as it pertains to artists’ desire to capture a range of human states and emotions—contemplation, longing, voyeurism, refusal, fetishism, and defiance—while drawing our attention to the act of looking itself and to the viewer’s role in constructing meaning and identity.

Many contemporary artists have engaged the Rückenfigur trope, deliberately harnessing its critical potential. In one of the most compelling examples, Carrie Mae Weems has photographed herself in canonical landscapes and charged historical sites over many years, as a means of addressing complex issues around race, gender, and class, while also subjecting the signature paradigm of Romanticism to radical, politicized revision.

From the idealized bodies celebrated in Hellenistic sculpture to the bathers glimpsed in snapshot-like paintings and drawings by Impressionists and early modernists, images of nude bodies portrayed from behind have been integral to the unfolding story of figuration in the West. Urs Fischer directly quotes the Classical origins of this art historical paradigm in a monumental new candle sculpture made specifically for Rear View. Divine Interventions (2023) reprises one of the Metropolitan Museum of Art’s Roman marble Three Graces (second century CE), turning the trio of iconic feminine paragons, Aglaia (Beauty), Euphrosyne (Mirth), and Thalia (Abundance), into ephemeral forms cast in wax. Admiring this sculptural group—and in essence joining the Graces—is a wax effigy of Pauline Karpidas, the legendary contemporary art patron who once owned the ancient work that the Met would come to acquire.

The eroticism of “rear view” images emerges not only from the frisson of nudity—the iconography of the human derrière emerges as a whole transhistorical subject onto itself—but from the narrative implication of intimacy between the depicted subject and the artist, the viewer’s fantasizing gaze and the sensuousness of the image on canvas. The trope of the mirror, the ritual of bathing, and the lounging or sleeping body are typical rear view scenarios taken up by artists across the centuries—from Edgar Degas to René Magritte, from Félix Vallotton to Barkley L. Hendricks, through to our present day. Fernando Botero’s painting The Bathroom (1989) features a woman, at once monumental and delicate, gazing at herself in the mirror, wearing only heels and a headband. The figure’s unselfconscious posture suggests she is unaware of the artist, invested only in herself

By contrast, John Currin’s Nude in a Convex Mirror (2015) looks over her shoulder, presumably at the painter who is depicting the curves of her accentuated buttocks—but also at the viewer observing the action. The subject of Paul Cadmus’s c. 1965 crayon drawing Standing Male Nude (NM 48) likewise peeks over his shoulder at the artist and the viewer, but with a loaded glance and flirtatious pose—one foot ever so slightly lifted to reveal its sole—that encode a sexual charge of mutual male gazes into an otherwise classical image. Jared French, who was part of the homosocial circle of artists around Cadmus, are represented in the exhibition by emblematic, dreamlike paintings populated uniquely by idealized male figures. The performative signifiers of masculinity emerge as an important subtheme of Rear View, evident in Giorgio de Chirico’s hyper-stylized Gladiatori (1928), Francis Bacon’s tormented figure in Study for Portrait of John Edwards (1986), and Andy Warhol’s abstracted depiction of a butch man’s hind quarters.

In their foreclosure of a complete picture, turned figures such as Currin’s nude also signal fetishism, another theme explored in Rear View. A number of works in the exhibition illuminate ways in which contemporary painting has absorbed the cinematic motif of the rear view, translating the camerawork of film noir and Hitchcockian thrillers like Rear Window (1954) into paint on canvas or rich black-and-white photographic images. Eric Fischl and Danielle Mckinney, for example, draw upon our collective cinematic imagination in composing their deeply narrative scenes, often populated by mysterious figures shown from the back and seemingly unaware of being observed. By contrast, but with no less enigmatic intensity, Harry Callahan’s mid-century rear-view photographs of his beloved wife, Eleanor, testify to the impact of cinematic vision when personalized to a single, deceptively simple subject.

In this context, another thematic trope of Rear View manifests in the work of Edgar Degas. Second only to his images of ballet dances, Degas’s voyeuristic bathing scenes dominate his vast oeuvre. On view in the exhibition, the artist’s delicate 1889–92 pastel Femme se peignant depicts a young nude female, seen from behind, combing her raven-colored tresses over her head. Degas’s scopophilic gaze focuses on the model’s flowing mane—a visual and psychological effect echoed by Domenico Gnoli’s sumptuous large-scale canvas Curly Red Hair (1969), which lingers over the texture of auburn curls cascading down a woman’s back. Tightly cropped to the subject at hand and denying the identifying details of the figure, this painting reveals Gnoli’s seeming uninterest in the body, except as a support for signifying ornament.

The fragmented, fetishized human body emerged as a loaded trope in art history, according to esteemed feminist scholar Linda Nochlin in her study The Body in Pieces: The Fragment as a Metaphor of Modernity (1994). Spurred by the violence and social upheaval of the French Revolution, Nochlin notes, artists began to systematically deploy radical spatial cropping as well as isolating specific body parts, in order to explore the specific conditions of modern urban life—alienation, desire, suffering, obsession, ambiguous anonymous experiences. Nochlin’s observations find a contemporary echo in Issy Wood’s intimate canvas on view in the exhibition: Health and hotness (2018) shows only the muscular back and bottom of a swimmer framed by her purple bathing suit. Wood’s enigmatic image is also a meditation on the impact of compressed and splitting planes and shapes—a study of the body as an abstraction.

Political refusal and personal irreverence also figure into art historical manifestations of the rear view. Six photographs from Anselm Kiefer’s polemical 1969 series Occupations (Besetzungen) take up this political mantle. In this series, the young artist photographed himself—often shown from behind, mimicking the heroic stance of Friedrich’s Rückenfigur—performing the Nazi salute in front of European monuments and natural sites. Of the series, controversial then as now, art historian Benjamin Buchloh remarked that it is “a real working through of German history. You have to inhabit it to overcome it.”

“String bottoms together in place of signatures for petition of peace.” This is how Yoko Ono described her infamous Film No. 4 (Bottoms) (1966–67)—an 80-minute montage of 365 human bottoms, featuring different genders, races, and body types. Marshaling her conceptual Fluxus rigor and sly humor into a powerful political protest against the Vietnam War, Ono’s provocative film retains its antiwar bite as well as its universalizing humanism today. In the diptych that Francesco Clemente created for Rear View, Gold on Green, Green on Gold (2023), the artist slyly questions the front/back logic that underpins the exhibition as well as the binary thinking that governs so much of Western culture. Using gold leaf and a radically reduced palette, Francesco Clemente portrays ambiguous, gender-indeterminate figures that appear to be engaged in oral sex. The artist muses, “Maybe our mistaken ideas—based on duality, based on ‘us against them’—begin with the fact that we can only see half of what there is. We can only face one direction. We feel incomplete because we can never see completely ourselves. Painting may repair that, offering a vision of totality.”

LGDR
19 East 64 Street, New York, NY 10065

10/11/16

Art Suisse, Sotheby's Zurich

Art Suisse / Swiss Made
Sotheby's Zurich
29 novembre 2016

Ce mois de novembre lève le voile sur une nouvelle vente d’Art Suisse / Swiss Made. A cette occasion, Sotheby’s est ravi de proposer la sensationnelle peinture de Félix Vallotton, Au Marché, ainsi qu’un groupe d’oeuvres remarquables issues du Mouvement nabi, période dont les oeuvres sont aujourd’hui parmi les plus recherchées. Aux côtés de ce chef-d’oeuvre se tiendront également deux peintures d’exception : une superbe toile du même artiste, La cuisinière, qui dépeint une scène d’intérieur, ainsi qu’un magnifique portrait réalisé par Cuno Amiet : Schlafende Bretonin.

Le centenaire du Dadaïsme et le surréalisme suisse sont aussi honorés par l’équipe d’Art Suisse de Sotheby’s, qui propose une sélection de travaux qui explorent le développement de ces mouvements majeurs de l’histoire de l’art suisse ; notamment à travers des oeuvres réalisées par Le Corbusier. La période contemporaine est quant à elle mise en valeur grâce à des fascinantes réalisations constructivistes d’artistes suisses parmi lesquels Max Bill, Fritz Glarner et Camille Graeser. Cette grande variété d’oeuvres proposées aux enchères par Sotheby’s illustre donc l’incroyable diversité de l’influence et de la production artistique suisse.

En prévision de cette vente qui se tiendra le 29 novembre prochain, Stephanie Schleining, co-directrice du département d’Art suisse chez Sotheby’s, déclare : « Le mouvement nabi est un exemple parfait des connections qui lient la production artistique suisse à la scène internationale. Vallotton et Amiet ont tous deux joué un rôle clé dans l’évolution du modernisme en Europe, notamment grâce à leurs interactions avec Paul Sérusier et Edouard Vuillard ainsi que par l’influence de Paul Gauguin. En termes d’histoire de l’art, l’influence suisse s’étend bien au-delà des frontières et nous sommes fiers que les oeuvres présentées dans notre vente reflètent cet aspect.»

A cela, Urs Lanter, co-directeur du département d’Art suisse chez Sotheby’s, ajoute : « La vente automnale d’Art Suisse / Swiss Made inclut une merveilleuse sélection de travaux provenant d’une importante collection privée suisse. Ces oeuvres témoignent de la passion du collectionneur pour l’art de son temps, en particulier pour des artistes constructivistes tels que Max Bill et Camille Graeser, qui étaient étroitement liés à l’avant-garde allemand ».

DES ARTISTES SUISSES AUX ORIGINES DU MOUVEMENT NABI

Au Marché est un exemple fascinant des peintures réalisées par Félix Vallotton dans sa période nabie, qui a été déterminante pour la suite de sa carrière et dont les oeuvres sont aujourd’hui les plus recherchées. Cette superbe composition dépeint le marché animé d’un quartier populaire, au coeur du Paris de la fin du XIXe siècle. Grâce à des couleurs vives posées en à plat et des contours simplifiés, aux côtés de surfaces texturées typiques du mouvement nabi, Félix Vallotton illustre de manière originale une scène ordinaire de la vie parisienne. Le recours à ces procédés rappelle les estampes japonaises, et évoque la gravure sur bois que Vallotton a remise à l’honneur, notamment dans les illustrations publiées dans La Revue blanche à cette époque.


Félix Vallotton
Au Marché
Lot 17, Est. CHF 1,5 – 2 millions

Au Marché est une oeuvre majeure de ce mouvement marquant de la fin du XIXè siècle, préfigurant l’avant-garde du XXe siècle, et est porteuse de très grand intérêt pour les collectionneurs d’art post-impressionniste européen (Lot 17, Est. CHF 1,5 – 2 millions).

Les Nabis cherchaient à exprimer en toute liberté leur réalité intérieure et la dimension décorative, symbolique, voire spirituelle de la peinture. Ainsi, ils rejetaient les conventions académiques de l’art, notamment la perspective réaliste.


Félix Vallotton
La Cuisinière
Lot 26, Est. CHF 350’000 – 450’000

Issue de la même période dans la carrière de Vallotton, La Cuisinière est un complément parfait à l’oeuvre Au Marché. Le tableau montre l’exploration de cet aspect décoratif de la philosophie nabie réalisée par l’artiste suisse. Ici, Félix Vallotton a porté une attention particulière aux détails. Sa représentation de l’intérieur est ancrée dans la réalité, influencée par des maîtres anciens hollandais et français. A nouveau, on constate le choix d‘une scène du quotidien, où on y aperçoit Hélène Chatenay, sa compagne de l’époque. Ainsi, Vallotton offre un aperçu intime et exquis de ce moment (Lot 26, Est. CHF 350’000 – 450’000).


Cuno Amiet
Schlafende Bretonin, 1893
Lot 13, Est. CHF 300’000 – 500’000

Les années 1890 représentent également une période clé dans les travaux de Cuno Amiet. Après avoir étudié les Beaux-Arts à Munich et Paris, il ne se satisfait plus des approches conventionnelles de la peinture qui prévalaient à l’époque. Entre mai 1892 et juin 1893, Cuno Amiet a passé du temps dans le village de pêcheurs de Pont-Aven qui, depuis le séjour de Paul Gauguin en 1886, attirait de nombreux jeunes artistes.

L’oeuvre pionnière d’Amiet, Schlafende Bretonin, révèle son interprétation de la philosophie nabie : des traits et des contours de pinceau audacieux qui encadrent des plans de couleur plats. De la même manière, ces techniques illustrent l’analyse des pratiques de Gauguin entreprise par Cuno Amiet, tout en rappelant les estampes japonaises très présentes dans les travaux de Vallotton. Un tableau tel que Schlafende Bretonin illustre parfaitement cette période de la vie d’Amiet qui s’est avérée cruciale pour le reste de sa carrière. Ce sont des oeuvres d’avant-garde comme celle-ci qui qui ont poussé Erich Hekel à inviter le peintre suisse à rejoindre « Die Brücke », un groupe d’artistes expressionnistes allemands (Lot 13, Est. CHF 300’000 – 500’000).

LE CENTENAIRE DADA


Le Corbusier
Nature morte au portrait de famille, 1940
Lot 62, Est. CHF 300’000 – 400’000

Les premières années du XXe siècle ont vu naître à Zurich un mouvement qui a incontestablement gagné une importance internationale : le dadaïsme. Ce dernier s’est positionné comme « anti-art », avant d’évoluer dans les explorations puissantes et rêveuses du surréalisme. La vente d’Art Suisse / Swiss Made rend hommage à ce mouvement, notamment grâce à une série d’oeuvres réalisées par Le Corbusier, dont Nature morte au portrait de famille, 1940. Ce tableau montre l’utilisation magistrale de la couleur et de la composition par l’artiste (Lot 62, Est. CHF 300’000 – 400’000).


Jean Arp
L'agressif
Lot 66, Est. CHF 150’000 – 200’000

Figure dominante de l’art abstrait, Jean Arp fait également partie de cette section, avec son étonnante sculpture en bronze nommée L’agressif (Lot 66, Est. CHF 150’000 – 200’000). Aux côtés d’oeuvres élaborées par Le Corbusier et par Arp figure une merveilleuse nature morte de Gino Severini. Cette dernière met parfaitement en valeur les liens qui ont unis des artistes aussi bien helvétiques qu’européens, durant la première moitié du XXe siècle. A noter qu’elle comprend une dédicace à l’architecte suisse Fernand Dumas, qui était un ami proche de Severini. Celui-ci a d’ailleurs travaillé avec de nombreuses figures notables du modernisme, telles que Le Corbusier ou encore Arp (Lot 64, Est. CHF 80’000 – 120’000, pas d’illustration).

CONSTRUCTIVISME: MAÎTRES DE L’ABSTRACTION

La seconde partie de notre vente de novembre propose des oeuvres issues d’une importante collection privée suisse. L’ensemble de ces travaux témoigne de l’admiration de leur propriétaire envers des artistes constructivistes comme Max Bill, Fritz Glarner ou encore Camille Graeser.


Max Bill
Gelbes Quadrat mit roten Verfärbungen, 1984
Lot 93, Est. CHF 50’000 – 70’000

Connu pour ses peintures à la fois géométriques et épurées, Max Bill est représenté avec trois tableaux proposés aux enchères, dont Gelbes Quadrat mit roten Verfärbungen, 1984 (Lot 93, Est. CHF 50’000 – 70’000). Par ailleurs, sa passion pour le design moderne se retrouve dans trois sculptures géométriques en métal (Lots 97-99, Est. CHF 20’000 – 25’000 chacun).


Fritz Glarner
Tondo, 1966
Lot 67, Est. CHF 25’000 – 35’000

La géométrie est évidemment au coeur du constructivisme et de l’art concret, tout comme elle est centrale au travail de Fritz Glarner. Ce dernier a d’ailleurs été hautement influencé par Piet Mondrian ainsi que par les peintres du mouvement De Stijl. Deux oeuvres sur papier de notre vente donnent un aperçu fascinant de l’oeuvre de cet artiste : Tondo, 1966 et Abstrakte Komposition, 1967 (Lot 67 et 68, Est. CHF 25’000 – 35’000 et CHF 20’000 – 30’000).


Camille Graeser
Relation mit schwarzem Quadrat
Lot 91, Est. CHF 70’000 – 90’000

Le genevois d’origine Camille Graeser est mis en lumière à travers sa fabuleuse toile Relation mit schwarzem Quadrat (Lot 91, Est. CHF 70’000 – 90’000). On ne peut parler de maîtres de l’abstraction sans citer Olivier Mosset et John Armleder, deux artistes également genevois qui ont connu un succès bien au-delà des frontières suisses. Deux oeuvres de Mosset datant de 1986 seront mises aux enchères : Ohne Titel (2 schwarze Bänder auf grünlichem Hintergrund) (Lot 86, Est. CHF 20’000 – 25’000) and Ohne Titel (Grünes Farbfeld mit Kreis) (Lot 87, Est. CHF 20’000 – 25’000). Quant à Armleder, il s’agit de Ohne Titel, 1987 (Lot 88, Est. CHF 20’000 – 30’000).

PEINTURES DU XIXe SIÈCLE


Robert Zünd
Luzern im Abendlicht von Tribschenhorn
Lot 3, Est. CHF 80’000 – 120’000

Le XIXe siècle ne sera bien évidemment pas oublié par la vente d’Art Suisse / Swiss Made. Ainsi, Sotheby’s propose plusieurs oeuvres d’artistes hors pair de cette période. Parmi eux se trouve Robert Zünd, véritable maître dans l’art de capturer la sérénité et le calme des paysages suisses. Il sera représenté à travers une peinture illustrant Lucerne au crépuscule, Luzern im Abendlicht von Tribschenhorn (Lot 3, Est. CHF 80’000 – 120’000).


Albert Anker
Kücheninterior mit Grossmutter und Kind
Lot 6, Est. CHF 80’000 – 120’000

Le talent du maître portraitiste Albert Anker brillera quant à lui grâce à Kücheninterior mit Grossmutter und Kind (Lot 6, Est. CHF 80’000 – 120’000), une oeuvre sur papier illustrant de manière remarquable un paisible intérieur paysan.

EXPOSITIONS

Sotheby’s Geneva, Hôtel Beau-Rivage
13 quai du Mont-Blanc
12-14 novembre 2016, de 10h à 18h

Sotheby’s Zurich, Talstrasse 83
25-27 novembre 2016, de 10h à 18h

SOTHEBY'S
www.sothebys.com