Showing posts with label Derek Boshier. Show all posts
Showing posts with label Derek Boshier. Show all posts

31/03/21

Derek Boshier @ Garth Greenan Gallery, NYC - Alchemy Alchemy

Derek Boshier: Alchemy Alchemy 
Garth Greenan Gallery, New York 
March 25 – May 22, 2021 

Derek Boshier
DEREK BOSHIER 
Possibilities of Nature, 2020 
Acrylic on canvas, 66 x 96 inches 
© Derek Boshier 
Courtesy Garth Greenan Gallery 

Garth Greenan Gallery presents Derek Boshier: Alchemy Alchemy, an exhibition of paintings and works on paper by Derek Boshier, all made in 2020. Since his landmark early paintings that helped establish the British Pop Art scene in the 1960s, Derek Boshier has continued to combine popular imagery into visually stunning and intellectually confounding works. 

The exhibition includes several of the artist’s paintings, each containing Derek Boshier’s careful clustering of logically contradictory but psychically resonant elements. “I collect images,” says Boshier, “and like to use them randomly.” In spite of the inevitable meanings they produce, Derek Boshier’s juxtapositions are often the products of serendipity. The images, thoughts, and events that present themselves over the course of a day, or in the sequential pages of a magazine, are often non-sequiturs, yet occasionally create lasting and meaningful psychic impact. In his sprawling painting Afghanistan (Christmas Day) (2020), Derek Boshier relates the experience of handling Christmas wrapping paper while watching news of war in snowy Afghanistan. The jarring combination of smiling snowmen next to coils of barbed wire, blood, and bodies again suggests a cascade of meanings: about the extremes of human possibility in peaceful celebration and war, or about the links between our civilization’s polite opulence and its aggressive military adventures. 

In another painting, Black Dahlia (2020), Surrealism, pop-cultural scandal, and art history collide. The painting memorializes “LA’s greatest unsolved murder.” Boshier depicts Duchamp’s Étants donnés (1946–66), itself thought to be a possible reference to the brutal murder and dismemberment of Elizabeth Short that captivated the public. The suspected murderer was Dr. Hodel, a close friend of Man Ray and an obsessive collector of surrealist art. As in Man Ray’s Minotaur (1934), the victim’s arms stuck out from her truncated torso like the horns of a bull. Dr. Hodel’s own son publicly described the murder as his father’s “surrealistic masterpiece.” In Derek Boshier’s macabre work, black block-like forms meander like a staircase through the composition. A half-dozen men, dressed in mid-century suits, inspect something at their feet. Down the staircase stands a woman in a black dress. 

In the densely packed drawing Alchemy Alchemy (2020), dozens of medieval alchemists go about their work, dynamically filling every corner of the composition as in a Bruegel or Bosch painting. One alchemist pumps bellows into a raging fire while another pores over manuscripts surrounded by vials and potions. Derek Boshier overlays super-sized wrist watches that populate the scene like flying saucers. The unlikely juxtaposition cries out for explanation. Luxury watches are themselves curious attempts at alchemy. These objects attempt to escape their utilitarian origins along every axis. Their pricing rejects the logic of utility: thousands for a device that tells time (not quite as well as your phone)? So does their needlessly complex engineering: why use complex mechanical gears when you can use a ubiquitous and cheap quartz battery system? The devices are transformed through the ritualistic cooperation of obsessive craftsmen, expert machinists, marketers, and watch enthusiasts. 

DEREK BOSHIER

Born 1937 in Portsmouth, UK, Derek Boshier currently lives and works in Los Angeles. The artist first rose to prominence while still a student at the Royal College of Art, featuring in RBA Galleries’ landmark 1961 exhibition Young Contemporaries alongside classmates David Hockney, Allen Jones, R.B. Kitaj, Pauline Boty, and Peter Phillips. He has been both prolific and wide-ranging in his artistic production, working in such varied media as painting, drawing, prints, film, sculpture, and installation, among others. Mass audiences were first exposed to his work via The Clash’s 2nd Songbook, as well as David Bowie’s Lodger album cover. His collaboration with Bowie sparked a lifelong friendship, many subsequent collaborations, and a handful of David Bowie paintings. 

He has been the subject of over 91 solo exhibitions at prestigious venues such as: Flowers Gallery (1974 and 1976, London); Texas Gallery (1987, 1989, and 1991, Houston); Galerie du Centre (2003, 2005, 2007, and 2013, Paris); the National Portrait Gallery (2013, London) and Gazelli Art House (2017 and 2019, London). His work has also been included in numerous group exhibitions including: Art and The Sixties (2004, Tate, London); Pop Art: UK (2004, Galleria Civica di Modena, Italy); British Pop (2006, Museo de Bellas Artes de Bilbao, Spain); Pop Art Portraits (2007, National Portrait Gallery, London); and Made in Space (2013, Night Gallery, Los Angeles, Gavin Brown Gallery, New York, and Venus over Manhattan, New York), among others.

His work features in numerous public collections internationally, including: the Tate, London; the British Museum, London; the Victoria and Albert Museum, London; the Collection of Her Majesty The Queen, Windsor Castle; the National Gallery of Scotland, Edinburgh; the National Gallery of Poland, Warsaw; the Dallas Museum of Art; the Menil Collection, Houston; the Museum of Art, Ein Harod, Israel; Centro Wifredo Lam, Havana; the Bernardo Museum, Lisbon; the National Gallery of Art, Canberra, Australia; the Yale Centre of British Art, Connecticut; the High Museum, Atlanta; the Brooklyn Museum; and the Museum of Modern Art, New York.

GARTH GREENAN GALLERY
545 West 20th Street, New York, NY 10011

26/10/05

Art abstrait anglais des années soixante @ Mamco, Genève - Stroll On! Aspects de l'art abstrait britannique des années soixante (1959-1966)

Stroll On!
Aspects de l'art abstrait britannique des années soixante (1959-1966)
Derek Boshier, Bernard Cohen, Robyn Denny, Michael Kidner, Phillip King, Gerald Laing, Bridget Riley, Ralph Rumney, Peter Sedgley, Richard Smith, William Tucker
Mamco, Musée d’art moderne et contemporain, Genève 
Commissaire : Éric de Chassey
25 octobre 2005 - 15 janvier 2006 

La légende voudrait qu’il ait fallu attendre les années 1990 pour que la scène artistique anglaise acquière un dynamisme et une créativité qui pouvaient la placer aux avant-postes de l’art international. Pourtant, trois décennies plus tôt, les artistes anglais produisaient des œuvres dont les questionnements rejoignaient, anticipaient et parfois menaient le monde de l’art dans son ensemble. Que ces artistes aient rarement bénéficié de l’attention qu’ils méritaient résulte moins de leurs créations per se que des structures du marché de l’art et des institutions. Les préjugés liés au « caractère typiquement anglais de l’art anglais » ne devraient plus nous empêcher de voir qu’ils ont fait preuve de la même vitalité, de la même capacité d’intuition, que le Swinging London dont on retient les apports à la musique Pop ou à la mode.

Il ne s’agit pas de refaire ici une histoire exhaustive du monde de l’art anglais dans les années soixante, ni même de mener une analyse sociologique de la scène artistique londonienne de cette époque. L’accent est mit sur l’un des aspects les plus frappants de cette décennie explosive: du fait de peintres tels que Robyn Denny, Ralph Rumney, Bernard Cohen, Bridget Riley et Peter Sedgley, et de sculpteurs comme Phillip King, Tim Scott et William Tucker, des œuvres abstraites ont été créées qui proposent une « étonnante continuité » avec le monde ordinaire plutôt qu’une coupure avec ce dernier au profit de valeurs transcendantales ou mystiques (comme cela avait généralement été le cas dans l’histoire de l’art abstrait). Ces œuvres tissent des liens avec la musique de jazz contemporaine, le rock and roll, les romans de science-fiction, tout autant qu’avec l’histoire de l’art, passé et présent. Ils ont rompu avec l’idée que l’abstraction devrait lutter contre les images et ont souhaité établir une relation vitale entre l’autonomie de l’œuvre d’art et un environnement ordinaire façonné par les mass médias et la culture de consommation (deux mondes trop souvent considérés comme antithétiques).

Ces connections expliquent que l’art abstrait ne soit pas toujours apparu comme distinct du Pop art figuratif. A l’orée des années soixante, Peter Blake et Richard Smith associèrent des motifs et des gestes abstraits aux objets de tous les jours qu’ils peignaient. Au contraire, en 1964-1965, Derek Boshier et Gerald Laing, artistes de la deuxième génération du Pop art, sont passés à l’abstraction en ne retenant de leurs œuvres figuratives antérieures que le dispositif de présentation, sans les objets.

Sans pour autant céder à la compulsion illustrative qui a frappé les artistes Pop, les artistes abstraits rassemblés dans cette exposition se sont positionnés au sein du « continuum entre les beaux-arts et les arts populaires » que décrivait alors le critique d’art Lawrence Alloway. Mettant l’accent sur la relation avec le spectateur, ils ont expérimenté de nouvelles méthodes d’exposition et de nombreux procédés formels, qui faisaient parfois écho à ceux du monde de la publicité et de la signalisation. Leurs œuvres abstraites créèrent ainsi leurs propres lieux spécifiques et/ou la suggestion de voyages physiques ou imaginaires.

Cette exposition suit les chemins insolites que ces artistes ont empruntés, en montrant des œuvres qui possèdent une force visuelle inattendue et impressionnante, des œuvres dont certains questionnements ont été récemment rejoués, la plupart du temps involontairement, par une nouvelle génération d’artistes européens et américains désireux de revitaliser l’abstraction. 

Eric de Chassey 

Eric de Chassey est Professeur d’histoire de l’art des XXe et XXI e siècles à l’Université François-Rabelais de Tours (France), membre de l’Institut Universitaire de France. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages et catalogues d’exposition sur l’art moderne et contemporain. Il a été le commissaire des expositions suivantes « Abstraction/Abstractions : Géométries provisoires » (Musée d’art moderne, Saint-Etienne, 1997), « [Corps] : Social » (Ecole supérieure des Beaux-Arts, Paris, 1999), « Made in USA : L’art américain de 1908 à 1947 » (Musées des Beaux-Arts de Bordeaux, Rennes et Montpellier), « Matisse – Kelly : Dessins de plantes » (Musée national d’art moderne, Centre Pompidou, Paris, et St Louis Art Museum 2002).

MAMCO
MUSÉE D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN
10 rue des Vieux Grenadiers, 1205 Genève